Quantcast
Channel: ines
Viewing all 1488 articles
Browse latest View live

Jan Verkade

$
0
0


Jan Verkade (1868-1946) nació en  Zaandamu  en Holanda. Hijo de una familia acomodada, su padre tenía una fábrica de chocolate, que aún existe.  Estudió en  la  Academie voor Beeldende Kunsten en Amsterdam


En 1890 vio una exposición en Bruselas y se quedó maravillado con la obra de Van Gogh. Despues viajó a París y conoció al pintor holandés   Meijer de Haan, a Paul Gauguin y a Paul Sérusier y  se fue a trabajar a un estudio  con  Pierre Bonnard, Maurice Denis, Henri y  Paul Ranson,  Más adelante se unieron al grupo de   Armand Seguin, Edouard Vuillard y Kerr-Xavier Roussel.  En   1892, los Nabis  habían expuesto varias veces en   Paris. La exposición más importante fue la segunda exposición de Impresionistas y simbolistas. 



Despues de que Gauguin ya se había ido a los mares del sur, viajó a Bretaña acompañado de Mogens Ballin.
En 1894 Verkade expuso su obra de Bretaña en  Copenhaguen y ese mismo año decidió pasar algun tiempo en una monasterio benedictino en Beuron en Alemania, el cual había visitado un año antes. En 1897 entró en el noviciado y fue ordenado sacerdote en   1902.


LA ESCUELA DE PONT-AVEN Y GAUGUIN

$
0
0

Paul Gauguin
Paul Ranson-Hippogriff, 1891

 EN LAS ENTRADAS SIGUIENTES HE PUBLICADO UNA SERIE DE ARTISTAS DE LA ESCUELA DE PONT-AVEN (algunos ya estaban en el blog y no repetí)- PARA ENTENDER LO QUE ERA ESTA ESCUELA COPIO ESTA ENTRADA DE ARTE  HISTORIA PORQUE  CREO QUE ESTA MUY BIEN EXPLICADO

Una de las principales singularidades del Fin de Siglo, el rechazo a la vie quotidienne y a la realidad burguesa, se resuelve por una doble vía: la torre de marfil, en la que se recluye el artista o la huida hacia lo primitivo, hacia lo salvaje. Unicamente fuera de la caduca y limitada sociedad occidental podía el hombre encontrar su liberación. El exotismo puede ser sólo un artificioso refugio de esteticistas y decadentes pero para Gauguin, como en su momento lo fue para Rimbaud, era la única solución para sobrevivir.
Paul Gauguin (1848-1903), un pintor dominguero que había abandonado su trabajo de agente de bolsa para dedicarse de lleno a la pintura, tomó un día la determinación más importante de su vida: decidió que quería ser un salvaje. Por ello, se va a la Martinica en 1887. Busca una libertad casi animal, cósmica y para ello debe confundirse con la naturaleza, con la inocencia de lo primitivo. Para él, ser un salvaje consistía en volver al origen. Allí consiguió liberarse de las ataduras impresionistas; sus colores se hicieron luminosos, contrastados, extendidos en amplias zonas de la superficie del cuadro: lo oriental se iba introduciendo tímidamente en su pintura.

                   Paul Gauguin "el Cristo amarillo"

Pero volvió (1888) y decidió fijar su residencia en Pont-Aven, una aldea bretona rodeada de montañas en la que se podía vivir lejos del sofisticado ambiente parisino. Bosques legendarios con ecos de las primeras aldeas celtas, impresionantes cruceros de piedra donde se leía la primitiva cristiandad medieval, mujeres ataviadas con primorosos trajes, delantalitos y cofias intemporales a las que todavía hoy podemos ver saliendo de la iglesia los domingos. Un ambiente artesanal, en suma, alejado de los problemas que empezaba a causar la sociedad industrial. "Amo la Bretaña -diría Gauguin-, encuentro en ella lo rústico, lo primitivo". En realidad, lo que allí halló fue mucha calma y una vida barata; el ambiente ideal para que una comunidad de pintores pudiera vivir tranquila, sin preocupaciones materiales. Porque lo que la historiografía ha venido denominando Grupo de Pont-Auen no era sino una camarilla de amigos que vivían en la pensión Gloanec y que, como envidiaba Van gogh, se divertían mucho pintando y discutiendo y peleando con ingleses reaccionarios y alumnos de L'Ecole des Beaux-Arts. El grupo estaba formado por Gauguin y su demasiado textual seguidor Laval y Bernard, a los que se uniría tímidamente Serusier.

               Paul Sérusier (1864-1927)El talismán

Entre todos ellos, Emile Bernard era el más informado de lo que acontecía en los ambientes literarios parisinos. Con Bernard tenían garantizada en la Bretaña las discusiones históricas, literarias, estéticas, filosóficas y musicales, todo ello mezclado con una religiosidad obsesiva. Pero también, como lo prueba el Retrato de la abuela del artista (1887), llevó su revolucionaria plástica a Pont-Aven: configuraciones planas, amplias, planos sólidos y líneas muy nítidas. Pretendía liberarse de todo contacto directo con la naturaleza, "enfrentarse con la naturaleza y simplificarla, reducir sus líneas a elocuentes contrastes, sus sombras a los siete colores del prisma". Y además confiar "en la idea, en el recuerdo". El crítico Dujardin (aunque se refería en concreto a las obras de un estrecho colaborador de Bernard, su amigo Anquetin) lo encumbró en los círculos ligados a los simbolistas. En concreto, en la "Revue Indépendante" dice: "A primera vista estas obras dan la impresión de ser pintura decorativa; un contorno, un color violento y bien definido nos hacen pensar inevitablemente en la imaginería y el arte japonés". A este modo de hacer lo denominó cloisonnisme ya que, como en el cloisonné medieval, los colores -puros- se hallaban compartimentados, encerrados por una sólida línea.

Bernard, mujeres bretonas con sombrillas
Dos cuadros parecidos: Mujeres bretonas en un pasto (1888), de Bernard, y Vision despues del Sermón(1888), de Gauguin, venían a ser una especie de manifiesto de la nueva pintura. Aunque, como dijera Fénéon, Bernard fue realmente el primero en "pintar con colores saturados a esas zozobrantes bretonas de contornos reticulados como los de los vitrales, envueltas en un decorado exento de atmósfera y de modulaciones tonales". Y aquí es donde Gauguin demostró ser más ambicioso que Bernard. Sintetiza un tema: las mujeres bretonas que acaban de salir de la iglesia y piensan en lo que habían oído en el sermón: la lucha de Jacob y el ángel. Y allí, en el cuadro, está todo: las mujeres, la pradera, Jacob y el ángel. Lo real y lo irreal fundidos, por ello los colores son irreales, el campo bermellón, la composición muy japonesa y las figuras no guardan una correcta relación de tamaño entre ellas. Gauguin elude las formas y las encierra en sus contornos esenciales, utiliza colores puros y abandona el modelado.
El grupo tendría su presentación en sociedad coincidiendo con la Exposición Universal de París, en 1889. Esta vez el pabellón de rechazados se llamaba Café Volpini. Expondrían "sin los otros" (Seurat y sus amigos) y se autodenominarían: Grupo impresionista y sintetista.

 Gauguin- la visión tras el sermón

En la Exposición Universal, al lado del triunfante hierro de la torre Eiffel, Gauguin había visto una reproducción de una aldea de Java y fotos de Camboya: ¡Debía volver al trópico! Pero antes pasa una temporada en Le Pouldu, otra aldea bretona aún más primitiva que Pont-Aven. Allí también estuvo Serusier. Pintaban -incluso las paredes de la posada- y discutían hasta de sí mismos. Llegaron a burlarse del sintetismo pues ya era un estilo establecido y lo que pretendían era seguir buscando. Gauguin realizó en este sentido su Autorretrato simbolista con halo (1889). Exploraba desasosegado, iba a "la búsqueda de lo desconocido y seguía obsesionado por evitar toda relación con el modelo y con esa maldita naturaleza". Oscila entre el culto al Japón (La Belle Angele, 1889), la influencia de las tradiciones locales bretona (El Cristo amarillo, 1889) (Autorretrato delante del Cristo amarillo, 1890) y una influencia importante de Cezanne: "Vamos a hacer un Cézanne", decía en Le Pouldu. Y así realizó el Retrato de Marie Derrien (1890). Pero para él la visión de un tema despertaba unas sensaciones, una forma y un color que luego reconstruiría en sus cuadros. Su bajorrelieve en madera Ama y serás feliz (1889-90) resume de alguna manera su situación hasta el momento.

1890 Grandmother Michaud Seen against the Light oil Edouard Vuillard

Gauguin va al trópico para encontrarse con las verdades eternas: el misterio de la vida, el amor, la muerte, el erotismo como único modo de escapar a Tánatos, etc. (¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? (1897). Además, como dice Francastel, "fue el primer hombre que abrió no sólo nuestros horizontes sentimentales, sino también nuestros horizontes figurativos. En este sentido, ocupa un lugar único en la historia de las transformaciones del espacio moderno". En un alegato plástico, demuestra que el color, al mismo tiempo que crea un sistema espacial, incluso para abrir un espacio más imaginativo, también es vibración, como lo es la música. Utiliza un "método para espacializar la sensación". Imágenes dentro de imágenes y sinestesia. Gauguin está siendo un simbolista: "Aquí, en mi choza, en completo silencio, sueño en violentas armonías, entre los olores naturales que me embriagan. Un deleite destinado de algún horror indescriptiblemente sagrado que percibo emanando de las cosas". Por entonces solía pintar sobre una tela gruesa; la reivindicación de este material participaba como un elemento más junto al color y la factura. Pensemos en la modernidad de tal planteamiento: la valoración de la condición matérica. (En la cerámica, mezcla a veces arena con el barro e incorpora los incidentes de la cocción, y en el grabado en madera conserva las propiedades del grano.)

Maurice Denis The Muses, 1893

  Paul Seurier(1865-1927) había realizado bajo los consejos de Gauguin, en el Bois d'amour, "un paisaje informe, a fuerza de estar sintéticamente formulado en violeta, bermellón, verde veronés y otros colores puros, tal como salen del tubo, casi sin mezcla de blanco". El talismán (1888), con sus zonas de color sin modelar y su aparente independencia de la realidad exterior, causó sensación entre varios de los alumnos de la célebre Academia Julien, jóvenes decididos a aceptar todas las novedades que les ayudaran a transgredir y les alejaran de lo convencional. Se trataba de  Edouard Vuillard (1876-1953),   Maurice Denis (1870-1943),  Pierre Bonnard  (1867-1947),       Félix Vallotton(1865-1925) y Paul Ranson (1864-1900). El pobre Serusier estaba confundido, le aterraba el exceso de libertad y no sabía si debía trabajar directamente del natural. "Tengo la cabeza llena de tantas imágenes evocadas por los espectáculos de cada momento -dice- que la naturaleza me parece insignificante y banal".



Paul Ranson DESNUDO CON ABANICO, 1891

Serusier y sus amigos, muy en la línea del tono de la época, habían creado una sociedad secreta. Se autodenominaron Nabis, una palabra hebrea que significa profetas. Más inclinados hacia el ambiente que se respiraba en torno a  Mallarme que a lo que ocurría en Pont-Aven, sintetizaron de alguna manera los avances de las distintas corrientes pictóricas, pero también dieron mucha importancia a la colaboración entre literatos y pintores. Se reunían ritualmente y estaban interesados tanto por la teosofía como por las religiones orientales. Pero su plástica era arriesgada. M. Denis publica sus teorías en su "Definition du Neotratidionalisme" en 1890. Al mismo tiempo que enfatiza los valores del pasado, hay una clara insistencia en las capacidades expresivas del diseño pictórico y en considerar la obra de arte "concebida sin consideración por ninguna imitación contingente".


Félix Vallotton 1895 Moonlight

Bonnard y Vuillard llevaron la influencia de las estampas japonesas a los temas de la vida cotidiana parisina (Bajo los árboles de Vuillard, en 1894). En vez de plasmar la atmósfera real de los campos y los ríos se dedicaron afanosamente a la atmósfera social. La historiografía los ha calificado de pintores intimistas porque, al margen de darnos una instantánea de un ambiente determinado, logran transmitirnos la psicología de ese ambiente. Quizá por ello colaboran en algunos importantes decorados teatrales ("Rosmersholn" de Ibsen y "Ubu Roi" de Alfred Jarry).


Félix Vallotton-Sunset 1911

En cuadros de pequeño formato, VuiIlard se entusiasma por los rincones cotidianos en los que se movía la burguesía. Ello le lleva a valorar los estampados y los papeles pintados, los objetos y el diseño de interiores. Ese intimismo mostrará los efectos de las artes decorativas que unifican el ambiente, reflejando así las propuestas del Art Nouveau (curiosamente la madre de VuiIlard era modista, así que su infancia transcurrió entre telas estampadas). Trabaja en la analogía estructural entre poesía y pintura, juega con ambigüedades visuales, trasladando a la plástica los experimentos verbales de Mallarmé. Hay que tener en cuenta también la modernidad de sus encuadres, posiblemente influidos por fotografías previas.
Bonnard se dedicó al libro ilustrado (como "Parallélement" de Verlaine, en la edición de Vollard de 1900). Realizó también varias litografías en 1893 para la "Revue Blanche" Empapado de japonismo e inmerso en la gráfica Art Nouveau, será ya en el siglo XX cuando su pintura alcance sus mayores logros pero siempre mantendrá esa voluntad simbolista de encontrarle a las emociones y a los sentimientos equivalentes plásticos: Las medias negras (1899), Niña con gato (1899), Hombre y mujer (1900). Sus cuadros domésticos, al contrario que en Vuillard, eran de una escala monumental.
A Bonnard se le ha llamado el "Marcel Proust de la pintura". Personaje bisagra, desarrollará en los primeros años del siglo parte de sus importantes propuestas: la construcción del espacio, el tiempo, la existencia de los objetos, la importancia de la mirada del pintor para la configuración de la imagen...

Article 3

Giacomo Balla

$
0
0



Giacomo Balla fue uno de los principales componentes del movimiento futurista italianoDe. formación artística autodidacta, estudió durante un tiempo en la Accademia Albertina de Turín y en 1895 se trasladó a Roma. En 1900 residió durante unos meses en París, donde visitó la Exposición Universal. Allí se sintió impresionado por la vida de la gran metrópoli y estudió las pinturas neoimpresionistas de Georges Seurat, Paul Signac y Henri-Edmond Cross. A su regreso a Roma, difundió la técnica divisionista entre jóvenes artistas como Umberto Boccioni, Gino Severini y Mario Sironi
En. 1910 se adhirió al movimiento futurista al firmar La pittura futurista Manifesto técnico, pero no expuso con este grupo hasta 1912. En las obras de ese periodo, Balla intentaba representar el movimiento y la velocidad, tomando como base las cronofotografías de Étienne-Jules Marey. A partir de 1913 sus composiciones se hicieron más abstractas, y la representación de la descomposición del desplazamiento dio paso a unas nuevas estructuras espirales y el estudio del movimiento al análisis de la descomposición de la luz. En 1915 firmó junto a Fortunato Depero el manifiesto Reconstrucción futurista del universo, en el que se extendían los principios futuristas a todos los aspectos de la vida diaria
Como. los demás componentes del grupo futurista, Balla fue un convencido y activo nacionalista. En 1915 fue detenido junto a Filippo Tommaso Marinetti por participar en una manifestación a favor de la participación de Italia en la guerra, y durante esta época el estudio de Balla se convirtió en lugar de encuentro de artistas. A partir de entonces Balla comenzó a interesarse por la construcción de objetos móviles de papel, cartón, tela y alambre que denominó Complejos plásticos, y desde 1917 trabajó también como escenógrafo para Feu d’artifice de Stravinsky, de los ballets rusos de Serguéi Diághilev, que estaba refugiado en Roma a causa de la guerra
En. la década de 1930 retornó a una pintura figurativa, de inspiración fascista, que marcaría su producción artística hasta su muerte.


Museo Thyssen-Bornemisza

Patrick Henry Bruce

$
0
0



Long Island, 1881-Nueva York, 1936
Patrick Henry Bruce nació en Estados Unidos, pero residió en París durante más de treinta años y se relacionó con importantes figuras de la vanguardia artística europea 


En. 1902 comenzó su formación como pintor en la New York School of Art de la mano de Robert Henri y William Merritt Chase, del que tomó el gusto por el bodegón, género al que permanecería ligado durante el resto de su vida. A finales de 1903 se trasladó a París y colaboró con Sarah Stein en la creación de la Académie Matisse, que abrió sus puertas en enero de 1908. El contacto con Henri Matisse y el interés por la obra de Paul Cézanne hicieron que a partir de ese momento su obra se transformase. En 1912 conoció a Sonia y Robert Delaunay, con los que mantuvo una fructífera relación amistosa que dejó huellas orfistas en su producción artística 



Aunque. Bruce no se asoció explícitamente a ninguna escuela, en numerosas ocasiones se le ha relacionado con la corriente sincronista encabezada por Stanton MacDonald-Wright y Morgan Russell, pintores también norteamericanos afincados en París que, de manera similar a los orfistas, combinaban un gran interés por el color con elementos formales herederos del cubismo. En 1913, antes de que estallase la Primera Guerra Mundial, su obra fue expuesta en el Armory Show de Nueva York, el Salon des Indépendants y el Erster Deutscher Herbstsalon de Herwarth Walden en Berlín. Desde finales de la década de 1910, sus bodegones se centraron en representar geométricamente temas arquitectónicos. 



Durante la década de 1920 Bruce llegó a la conclusión de que su producción artística no era comprendida y se convenció de que esta situación no iba a cambiar. Como consecuencia, se encerró cada vez más en sí mismo, destruyó gran parte de su obra y desde 1928 expuso cada vez menos. En 1936 volvió a Nueva York, lugar en el que se suicidó pocos meses después. 

 Museo Thyssen-Bornemisza

Joaquim Vancells

$
0
0





Rescato un precioso artículo de  Josep Casamartina I Parassols-publicado en EL PAIS en 2003



La melancolía de Joaquim Vancells


La belleza, en su máximo esplendor, no siempre va necesariamente unida a la alegría. Los tangos de Osvaldo Pugliese son muy tristes, quejumbrosos hasta la médula, pero quizá sean los más hermosos que se hayan interpretado jamás. A la pintura de Joaquim Vancells (Barcelona 1866-1942) le ocurre algo parecido, cuanto más triste se pone, en más hermosa se convierte. Vancells se hizo artista a la sombra del crepuscular Modest Urgell y de sus célebres cementerios desolados; a la vez, también creció a la sombra de Carlos de Haes y sobre todo de su alumno aventajado, el leridano Jaume Morera, del que tomó la veneración casi sacrílega por las montañas, identificando la imagen de Dios con la de la tierra. Pero da la casualidad de que Vancells nunca llegó a ser discípulo de Urgell, ni de De Haes ni de Morera -que estaban en Madrid-, sino que sacó buen provecho de sus enseñanzas porque éstas debían de estar en el aire, pues su formación fue parca y casi autodidacta.



Como hizo Morera con el monte Guadarrama, Vancells fijó su tema en la montaña de Sant Llorenç del Munt, justo al lado de Terrassa, la ciudad en la que se había instalado con su familia y donde se convertiría en un agente cultural de primer orden. Sus grandes hallazgos pictóricos -y también sus éxitos- estan ahí: La Mata, Riera de la Barata, Riera de les Arenes, Sant Llorenç del Munt... junto a Hivern, Febrer o Viver de plàtans, inspirados en los bosques de Llavaneres, su otro tema favorito. Las veces que, para ser más amable, el pintor introducía algún rastro de civilización o figuras -ya fueran animales o personas- su pintura perdía potencia, pues en él la naturaleza lucía en todo su esplendor cuanto mas desnuda estaba. Estos cuadros, pintados a la luz pálida y morbosa del simbolismo modernista, técnicamente son bastante académicos, pero eso, en el pulcro y delicado Vancells, representa precisamente su gracia.



Vancells pintó sus mejores telas cuando contaba entre 25 y 35 años, coincidiendo con el fin de siglo y con las exposiciones oficiales -madrileñas o barcelonesas- en las que se premiaban cuadros pompier y se abominaba del revolucionario y ya reconocido internacionalmente impresionismo francés o de cualquier otra innovación. Y da la casualidad de que el joven Vancells no se movía mal en esos ambientes recalcitrantes; su pintura gustó y obtuvo premios y honores. Su caso es de los pocos en que cuadros pintados para ganar medallas resultaron realmente buenos. A pesar de ello, estos hermosos y sensibles parajes más de una vez fueron violados por su amigo José Cusachs, que enriquecía las telas de Vancells con ridículos grupos de guardias civiles o militares, para mayor deleite del general Polavieja o de la burguesía catalana adinerada, que adoraba -y aún adora- los estúpidos cromos ecuestres de Cusachs.



Pero una doble paradoja pronto se apoderaría de Vancells. Sus paisajes crepusculares gustaban tanto que empezó a producir seriadamente y, víctima de la monotonía, empezaba a aborrecer sus propias creaciones. Todo esto coincidía, más o menos, con la V Exposició Internacional de Belles Arts i d'Indústries Artístiques de 1907, celebrada en Barcelona. Vancells expuso en ella y, a la vez, fue nombrado miembro del jurado de adquisiciones y recompensas. En este certamen se mostraron cuadros de Manet, Renoir, Monet, Pisarro, Sisley... prestados por el marchante francés Durand-Ruel. Se planteó la posibilidad de adquirir algunos para el futuro Museo de Arte de Barcelona, pero una parte -mayoritaria- del jurado se opuso a ello; Vancells, que estaba en esta parte, pidió además que constara en acta su oposición a la compra. Al parecer Duran-Ruel pedía demasiado dinero, pero pronto estas obras costarían 400 veces más y una especie de maldición bíblica caería sobre la pintura catalana, condenada a arrastrarse por los resquicios de un impresionismo pasado por agua y fuera de tiempo que haría sus pinitos patéticamente por la calle de Petritxol.



Poco después, Vancells, cansado de sus nocturnos y animado por los jóvenes noucentistes terrasenses, con quienes mantuvo siempre una grata sintonía, se animó a aclarar su paleta y a soltar su pincelada. Cambió la neblina y el ocaso por el sol radiante y entonces su pintura dejó de gustar a la clientela. Pero lo más triste es que su arte ya nunca más fue lo que era, perdió grandeza.

Ricard Opisso

$
0
0

Cinto Raventós, Pablo Picasso, Ramón Raventós, Vidal i Ventosa a Els 4 Gats. 


  “Interior de cafè amb Toulouse Lautrec i Oscar Wilde”



 Tarragona 1880-Barcelona 1966. Se dio a conocer en la tertulia Quatre Gats. Su obra publicada especialmente en Cu-cut! y L´Esquella de la Tarratxa, constituye una amplia crónica de la vida barcelonesa, que ve con ironía y representa con un estilo inspirado por  Steinlen y Tolouse-Lautrec. Colaboró tambien en publicaciones francesas como Frou-Frou de París y norteamericanas, Rewiew of Rewiew de Nueva York.

Sebastià Junyer i Vidal

$
0
0

 

 Sebastia Junyer- retratado por Picasso
Retrato de Sebastia Junyer (Picasso)

Picasso y Sebastia Junyer llegan a Paris- (obra de Picasso)



 Castelló d´Empuries, 1878, Barcelona 1966. Fue un pintor y empresario catalán, tambien conocido por su colección privada de pintura, gestionada conjuntamente con su hermano,  el crítico de arte Carles Junyer

Estudió en la Academia Trias de Barcelona. Durante un tiempo trabajó en la Sala Parés y se cree que esto podría haber influido en el hecho de que otros artistas de su generación, como Isidro Nonell, comenzaran a exponer obra. Dejó de trabajar en la sala cuando heredó un negocio familiar, una fábrica de hilados, que le permitía vivir más comodamente

A raiz de sus visitas a la taberna  Els Quatre Gats estableció una fuerte amistad con Picasso mientras éste estaba en Barcelona. Durante este periodo empezó a coleccionar obra del artista malagueño. En 1904 se estableció temporalmente en París, Picasso le pidió alargar su estancia pero el decidió irse a Mallorca, donde  había comprado una casa en  1902. Allí pintó algunos de sus trabajos más célebres.
 
Información wikipedia


 


Joan Brull i Vinyoles

$
0
0


Barcelona 1863.  Con solo once años se matricula en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Pasa por varios talleres, entre otros por el del pintor realista Simó Gómez.

En 1880 se marcha a Madrid para continuar con su formación y en 1886 se va a Paris para estudiar en la academia Colarossi. Vuelve en 1888 y realiza su primera exposición en la Sala Parés
Joan Brull "Adelphas" Hacia 1904 © Museu del Modernisme Català
En 1899 vuelve a París para participar en la Exposición Universal de 1900 donde es premiado. Vuelve a Barcelona en 1902 y alterna exposiciones con obra simboista y escenas de la vida cotidiana. Muere en  1912 




Auguste Chabaud

$
0
0
auguste chabaud, Nu fauve


Auguste Chabaud (1882-1955) fue un pintor francés nacido en Nimes.  Alumno de joven de  Pierre Grivolas en Avignon.En París estudió en la Académie Julian y en  la Escuela de Bellas Artes donde conoció a Matisse y Derain.En 1901 se embarcó ehizo su servicio militar en Túnez.


 
Se instaló en Montmartre en 1907. Pintó en su período fauve la vida parisina, cabarets, prostíbulos, calles y plazas, con colores brillantes.Luego se volvió hacia el cubismo.Expone en los Estados Unidos junto con Matisse, Derain, Vlaminck y Picasso
Después de la guerra se instaló en Graveson cerca de Avignon.Su pintura impresionista se inspira en los paisajes de los Alpilles,  en la paz y la tranquilidad de los pueblos de Montagnette y en las  escenas rurales de Provenza.



Sus obras se encuentran en el Museo Cantini de  Marsella,  en el Museo de Arte Moderno de París, en el  Musée du Petit Palais en Ginebra y en el Museo Chabaud   

René Seyssaud

$
0
0





Pintor francés- Marsella 1867- Saint-Channmas 1952. En 1892 expuso en el Salón de los Independientes una tela titulada "Los castaños", en la que había empleado colores puros exclusivamente, precediendo así, sin saberlo, a Vlaminck, Matisse y sus amigos. En 1897, una exposición suya, en París, provocó tal escándalo que le hizo retirarse a Saint Chames, donde ejecutó casi la totalidad de su obra fauvista, en cuanto al color y la factura  enérgica, pero realista en la concepción

FRIEDRICH AHLERS-HESTERMANN

$
0
0

FRIEDRICH AHLERS-HESTERMANN 1883-1973

Friedrich Ahlers-Hestermann  nació en  1883 en Hamburgo.   A pesar de que su familia quería que se dedicara a los negocios, apoyaron su propósito de que se convirtiera en un artista. El dueño de una galería de arte le aconsejó que asistiera a clases con A. Siebelist.  Empezó sus estudios en 1900 y fue influenciado por Siebelist.  Se quedó muy impresionado por la primera exposición de van Gogh en Hamburgo y se fue a París en 1907 y se quedó allí hasta 1914.   La obra de Cezanne le causó un gran impacto cuando vio su pintura en París.  A partir de  1910 perteneció al círculo de los artistas alemanes, que frecuentaban el Café du Dome.  Viajó a Italia, Corsica, Inglaterra y Rusia.  En 1913 conoció a la pintora rusa  Alexandra Povorina,  con quien se casó en 1916. Las primeras obras de Ahlers-Hestermann  presentan una forma modulada de expresionismo.  A partir de 1916 aparecen tambien elementos cubistas. Cuando regresó a Hamburgo comenzó a dar clases en la  Koppel Art School.  Un año despues se unió en la Secession de Hamburgo y dirigió la asociación de Artistas de Hamburgo entre  1924 y 1930. En 1928  le dieron un puesto como profesor en  la   Cologne Werkschule  pero se vio obligado a abandonarlo debido a razones políticas. Debido a su incapacidad para dar clases y enseñar su obra publicamente, se dedicó a la escritura.  Despues de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en miembro de las Academias de Berlín y Hamburgo y recibió numerosos premios y distinciones

Georg Burmester

$
0
0






 Bermen 1864, Möltenort (Kiel) 1936- Pintor alemán
Estudió en la Academia de Arte de Dusseldorf y entre 1883-89 en la Academia de Arte de Karlsruhe.  En 1886 viajó  a Italia. Vivió en Kiel y a partir de 1895 en Möltenort. En está época hizo un viaje de estudios a Noruega y a Copenhague y en 1907 recibió una beca de la Villa Romana en Florencia. Desde 1912 hasta 1930 fue profesor en la Academia de Arte de Kassel. A partir de 1930 volvió a Möltenort. Fue miembro fundador de la Schleswig-Holstein Kunstgenossenschaft  y más tarde su presidente

 

Rudolf Levy

$
0
0

Rudolf Levy nació en Stettin en 1875.  Despues de aprobar sus examenes de entrada para la universidad se matriculo en  la Grand Ducal School for the Decorative and Applied Arts en Baden en 1895 pero se fue a  Munich en 1897, donde recibió clases privadas.

En el estudio al aire libre de  Zügel, Rudolf Levy estudió a los impresionistas alemanes y especialmente a los franceses, despues decidió irse a   Paris en 1903. There Levy se puso en contacto con el círculo de artistas del   "Café du Dôme". Expuso en 1905 en el tercer "Salon d'Automne", donde los cuadros de los fauves causaron where pictures by the Fauves causaron tanto revuelo.


 A partir de 1907 Levy estudió en el nuevo taller de   Matisse. Despues de la exposición de 1912 "Sonderbund" -Colonia, en el museo  Stedelijk Museum en Amsterdam  y en algún otro sitio, Rudolf Levy ya no pudo participar en ninguna otra exposición durante la primera guerra mundial. Levy se enroló como vuluntario y luchó con los alemanes en Francia. Durante los primeros años de la década  de 1920 Levy se traslado a  Berlin,  donde   Alfred Flechtheim  organizó su primera exposición en su famosa galería.   Hasta que  Levy emigró de Alemania en   1933,  estuvo en el jurado de la Secesión de Berlin.

A partir de1933 Levy viajó de  Mallorca a Nueva York, de nuevo a Europa, donde consiguió quedarse temporalmente en Italia . En diciembre de  1943 fue arrestado por los nacional socialistas en Florencia y murió en  1944 cuando era transportado a un campo de concentración en Modena con otros prisioneros judíos,

Su obra, la mayoría de la cual se ha perdido, consite principalmene en paisajes y bodegones, aunque tambien hay pinturas figurativas y retratos.

Oskar Moll

$
0
0






Oskar Moll nació en Brieg, cerca de Breslau, en 1885. Estudió con Lovis Corinth y se fue a París en 1907 para continuar sus estudios. Asistió a la Academia Matisse y se unió al legendario circulo de artistas que frecuentaban el Café du Dôme en Montparnasse. Sus primeras obras estaban influenciadas por Matisse y Paul Cézanne. Fue nombrado profesor de la Academia Breslan en 1918 y director de la misma en 1926.Despues se trasladó a Berlin. En 1937 su obra  fue considerada como degenerada y se le prohibió exponer. Apartado de la vida artística se refugio en su casa de Halensee, concentrandose en el paisaje y bodegones. Murió en Berlin a los 72 años de edad

Achille Funi

$
0
0

 


Pintor italiano. Ferrara 1890-Appiano Gentile 1972. Estudió en la  academia Dossi de su ciudad natal, y despues en la Accademia di Brera, de Milán. Entre 1914-18, estuvo movilizado y actuó en la guerra. Miembro fundador del grupo Novecento, desde 1922 colabora y ayuda a las exposiciones del grupo.  A partir de 1938 es profesor de pintura al fresco en Brera y Milán. Despues de una primera fase cubista, se adhirió al movimiento  futurista. Al conocer, en 1920, la pintura de Derain en París, y las obras de los neoclásicos, su pintura se depuró. Su última pintura fue  tornando un carácter naturalista

Ottone Rosai

$
0
0

 Fascista anarchico e manganellatore, cristiano e omosessuale, antiborghese e ultimo erede della tradizione pittorica iniziata da Masaccio.

(publicado en PANORAMA.IT)

 

 

Rosai nació en  1895, en una familia de clase obrera, en Florencia. Su padre era carpintero.
Estudió, durante poco tiempo, en la Academia de Florencia (1909-12) y durante sus primeros años admiró la obra de Corot, Courbet, Cézanne y Daumier.  En 1913, con su amigo Betto Lotti, expusieron en Florencia, en un sitio cerca  de la exposición Futurista, organizada por Lacerba. Su exposición fue visitada por Marinetti, Soffici, Carra y otros futuristas. Despues Rosai se unió al movimiento futurista y experimentó con ellos el polimaterismo en su arte. Tambien contribuyó a Lacerba.
 

Durante la primera guerra mundial se alistó en la Arditi, las temibles tropas de asalto, y fue herido varias veces. En los años de postguerra, participó en la creación y actividades de las escuadras fascistas locales. En 1919 publicó su primer libro "Il libro di un teppista". Su desilusión por el fascismo comenzó con el asesinato de Giacomo Matteotti en 1924 y despues cuando se estableció el régimen.

 

En 1920,  realizó su primera exposición individual en Florencia, que recibio elegios de De Chirico y Soffici.  En los años de postguerra su arte combinó el estilo metafísico con el naturalismo. Su temática se centró en la vecindad obrera de  Florencia. Su fuerte sentido del realismo,  y una sólida tradición folk, a menudo se acercaba a la caricatura. En 1916 exhibió en el Novecento italiano. 

 

En 1929 empezó a contribuir con ilustraciones en el periódico fascista Il Bargello. En 1930 publicó su segunda novela "Via Toscanella" y en 1934 la tercera, "Dentro de la guerra". En 1939, fue nombrado profesor de dibujo del Liceo Artistico Fiorentino. Murió en 1957 en Ivrea, cuando estaba allí para inaugurar un gran exposición retrospectiva en el Centro Culturale d´Ivrea

Información Peggy Guggenheim Collection


 

ARDENGO SOFFICI

$
0
0




Pintor y escritor italiano. Rignano sull´Arno-1879-Forti dei Marmi-1964. Fue un gran polemista crítico que escribió numerosos ensayos celebrando o demoliendo figuras del impresionismo y postimpresionismo, en un estilo que recuerda a Papini con el que fundó, en 1913, Lacerba.  De  1903 a 1907 estuvo en París donde hizo amistad con varios vanguardistas, Apollinaire y Max Jacb, entre otros; luego se trasladó a Florencia. Escribió muchísimas obras: Recuerdos de vida artística y literiaria, 1930; La uva y la cruz, 1951; El salto vital, 1954; etc. Entre las obras pictóricas, en las que se nota especialmente la influencia de Cézanne, destacan campos de arados, campo de pajar, campiña y las naturalezas muertas de estilo futurista. En 1915 se produjo una regresión en su estilo

Vilmos Huszár

$
0
0







Budapest, 1884-Hierden, 1960
De origen húngaroVilmos, Huszár, nacido Vilmos Herz, pasó la mayor parte de su vida en los Países Bajos, donde se relacionó con diferentes grupos de vanguardia, entre los que destacó su asunción de los principios estéticos y artísticos del neoplasticismo
Estudió. en la Academia de Artes Decorativas de Budapest y en 1904 se trasladó a Múnich donde continuó sus estudios. En 1906 se instaló en La Haya y realizó unas obras en las que le influyó su gran admiración por Vincent van Gogh. Durante estos años se dedicó fundamentalmente a retratar a la alta sociedad de la ciudad, diseñó sus primeras vidrieras y estableció contactos con artistas de vanguardia de Londres y París. Poco a poco, el peso del cubismo y el futurismo se dejó sentir en su obra
En. 1916 conoció a Theo van Doesburg y fue, junto a él, uno de los fundadores de la revista De Stijl en 1917Vilmos. Huszár fue el responsable del diseño de la portada y publicó numerosos artículos en la revista, contribuyendo con ello a la definición del neoplasticismo. A sus obras no figurativas de esta época se unieron las colaboraciones en el diseño de interiores, como la residencia del industrial Bruynzeel con Piet Klaarhamer, en 1918, y el diseño de muebles con Piet Zwart, entre 1920 y 1921
A. mediados de la década de 1920 conoció a Kurt Schwitters, El Lissitzky y algunos pintores húngaros de vanguardia. Durante estos años también trabajó en el diseño gráfico industrial y comercial, hasta que, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Huszár se trasladó a una pequeña localidad holandesa llamada Hierden, donde, debido a su condición de judío, se sentía más seguro. Durante los años siguientes representó el paisaje que le rodeaba en un estilo naturalista, y desde 1955 hasta su muerte se centró en la búsqueda de un lenguaje no-objetivo puro

 Museo Thyssen-Bornemisza

Article 0

$
0
0



Jesus Rafael Soto - Venezuela- Ciudad Bolivar/ 1923- París 2005

En usufructo de una beca estudió en la Escuela de Bellas Artes de Caracas entre 1942 y 1947. Cuando sólo tenía 24 años fue designado director de la Escuela de Bellas Artes de Maracaibo, cargo que ocupó hasta 1950, año en el cual partió para Francia, Llegó a París sin recursos para vivir y en un principio tuvo que ganarse la vida tocando la guitarra en cafés y night clubs. Hoy continúa viviendo en Francia y es, probablemente, el artista latinoamericano vivo de mayor relevancia en el panorama de las artes plásticas del mundo, al punto de que se le ha considerado a la cabeza del movimiento cinético.
Al llegar a Europa recibió el impacto de la obra de Mondrian, quien continuaría siendo, con Malevitch, su artista predilecto. Sus primeras obras fueron una lección de rigor y buscaron fundar un lenguaje abstracto geométrico basado en códigos matemáticos que lo justificaran. Por otra parte, sus investigaciones de 1954 a 1955 anticiparon los grandes cuestionamientos del arte constructivo. Precisamente, en 1955 obtuvo una síntesis óptica por superposición a distancia de espirales dibujadas sobre plexiglas. Desde 1969, Soto emprendió la "desmaterialización" del espacio por entornos cinéticos, por móviles, por estructuras penetrables verticales, etc., que requieren la participación del espectador, y cuyo desplazamiento engendra esa "desmaterialización" visual del volumen.


 El cuestionamiento del universo de la retina que, de algún modo, retoma el cuestionamiento de Marcel Duchamp, encontrará en la integración con la arquitectura las condiciones necesarias para otra dimensión. Así, numerosas realizaciones de Soto se encuentran en Francia ( Facultad de Medicina de Rennes y nueva sede de Air France en el aeropuerto de Roissy) y en Venezuela, país en el cual existen más de diez obras monumentales.


 Apasionado por la música, Soto adoptó también los modos de la composición musical al universo visual y realizó sus primeras creaciones vibratorias en 1960, seguidas en esos mismos años sesenta y en los setenta por las curvas inmateriales, con sus tallos horizontales de metal suspendidos por hilos de nylon. Estas búsquedas plásticas desembocaron con los Penetrables, en los cuales el espectador se inserta entre los hilos o los tallos, en un universo lúdico que cuestiona el status de la obra de arte. Los círculos y los cuadrados de los años ochenta y sobre todo la conclusión en los volúmenes virtuales anuncian en su inmaterialidad el universo virtual que será la marca del próximo milenio.




Viewing all 1488 articles
Browse latest View live




Latest Images

Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.

Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.

HANGAD

HANGAD

MAKAKAALAM

MAKAKAALAM

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC